O-Ton im Abonnement ist mehr!

Ein O-Ton Abo ist unsere Einladung an Sie, uns auf unseren Abenteuer- und Entdeckungsreisen durch die reiche Kulturlandschaft Deutschlands zu begleiten und stets aufs Neue zu entdecken.

Als ich den Artikel gelesen habe,
war es, als wäre ich dabei gewesen.

Mit unseren Originalberichten und exklusivem Bildmaterial von Aufführungen in Theater, Musiktheater, Konzert, Ballett und Tanz in all ihren Schattierungen, informieren wir Sie ideologiefrei und kritisch, aber fair. Mit Hintergrundberichten, Hörbeiträgen, Kommentaren, aktuellen Nachrichten und vielem mehr arbeiten wir Tag für Tag daran, bei unseren Besuchern die Lust darauf zu wecken, sich auf diesen kulturellen Reichtum einzulassen.

O-Ton 

3-Monats-Abo

  • +3 Tage gratis testen
  • keine Werbeanzeigen
  • jederzeit kündbar
  • Benachrichtigung bei neuen Inhalten
nur 16,-
 €

für jeweils 3 Monate

Unsere Top-Empfehlung!

O-Ton 

Jahres-Abo

  • +7 Tage gratis testen
  • keine Werbeanzeigen
  • jederzeit kündbar
  • Benachrichtigung bei neuen Inhalten
nur 48,-

pro Jahr

O-Ton 

6-Wochen-Abo

  • sofort loslesen
  • keine Werbeanzeigen
  • jederzeit kündbar
  • Benachrichtigung bei neuen Inhalten
nur 9,-

für jeweils 6 Wochen

O-Ton 

Jahres-Mitgliedschaft

  • keine automatische Verlängerung
  • keine Werbeanzeigen
  • Zugang verfällt nach Ablauf
nur 48,-

für ein Jahr

Foto © Ruth Walz

Erlösung durch die Musik

PARSIFAL
(Richard Wagner)

Gesehen am
10. April 2020
(Stream)

 

Bayerische Staatsoper München

Für viele Christen ist es zu Ostern eine Selbst­ver­ständ­lichkeit, einen Gottes­dienst zu besuchen. Und für viele Wagne­rianer ist es schon eine heilige Pflicht, am Karfreitag den Parsifal zu besuchen. Norma­ler­weise steht daher an vielen deutschen Opern­häusern am Karfreitag Wagners letztes Werk, sein „Bühnen­weih­fest­spiel“, auf dem Spielplan. Doch in diesem Jahr ist aufgrund der Corona-Epidemie und der weltweiten Einschrän­kungen alles anders. Die Gottes­häuser sind verschlossen, die Opern­bühnen verwaist. Rettung zum Heil geben da die diversen Möglich­keiten zum Video on demand und da hat man schon die Qual der Wahl. Gleich vier große Opern­häuser bieten den Parsifal im Stream an. Neben der Wiener Staatsoper, die schon am Gründon­nerstag ihre aktuelle Insze­nierung anbietet, ist es am Karfreitag neben der New Yorker Metro­po­litan Opera und der Berliner Staatsoper die Bayerische Staatsoper München, die dem süchtigen Wagner-Anhänger Trost und Erlösung spenden möchte. Und diese Übertragung taugt allemal, vor allem musika­lisch und sänge­risch, den Geist dieses wunder­baren Werkes ins heimische Wohnzimmer zu bringen.

Der Münchner Parsifal, der seine Premiere bei den Opern­fest­spielen 2018 feierte, besticht vor allem durch die großen, dunklen Bühnen­bauten von Hans-Georg Kern. Nun ist dieser Name den wenigsten Menschen bekannt. Kern, zum Zeitpunkt der Premiere immerhin schon 80 Jahre alt, wurde im sächsi­schen Deutsch­baselitz geboren, und hat seinen Künst­ler­namen nach seiner Heimat gewählt, Georg Baselitz. Inter­na­tional bekannt wurde er mit figura­tiven, expres­siven Gemälden. Die Zerstörung und das Leid des Zweiten Weltkrieges haben den Künstler nachhaltig beein­flusst. In diesem Zusam­menhang erklärte Baselitz mal in einem Interview: „Ich bin in eine zerstörte Ordnung hinein­ge­boren worden, in eine zerstörte Landschaft, in ein zerstörtes Volk, in eine zerstörte Gesell­schaft. Und ich wollte keine neue Ordnung einführen. Ich hatte mehr als genug sogenannte Ordnungen gesehen. Ich war gezwungen, alles in Frage zu stellen, musste erneut naiv sein, neu anfangen.“ Das Thema der Zerstörung kehrt in vielen seiner Arbeiten wieder. Ordnungen und Konven­tionen der Wahrnehmung mithilfe seiner Malerei zu stören, ist seither ein wichtiges Leitmotiv in Baselitz’ Arbeiten. Zwischen 1965 und 1966 schuf Baselitz die Reihe der Helden, auch bekannt als Neue Typen. Diese Figuren stellen ein metapho­ri­sches Bild eines Mannes dar, der weder Natio­na­lität noch Zugehö­rigkeit zu einem Ort besitzt und die illuso­ri­schen und größen­wahn­sin­nigen Ideale des so genannten Dritten Reiches und der DDR mit seinem trost­losen, zerbro­chenen, zerlumpten Aussehen über Bord wirft . Baselitz‘ Helden erscheinen norma­ler­weise allein in einer kargen Landschaft mit nackten Armen und Beinen und geöff­neten Händen in einer beschwö­renden Geste. Seit 1969 malt er seine Motive auf dem Kopf, was ihm zum Durch­bruch verhalf und seine Werke bis heute unver­kennbar macht. Diesen Exkurs muss man machen, um die Grundidee und das Bühnenbild des Münchner Parsifal verstehen zu können. Übrigens entstand zur selben Zeit in Bayreuth das Bühnenbild des neuen Lohengrin durch das ebenfalls in der aktuellen Maler­szene renom­mierte Künst­lerpaar Neo Rauch und Rosa Loy.

Das erste Bild für den Zuschauer während des Vorspiels ist ein Baselitz-Vorhang, der noch den Blick auf die Bühne versperrt. Man sieht vier große, weiße Figuren ohne Kopf auf dem Rücken liegend. Baselitz sieht im Parsifal eine große Nähe zu seiner eigenen Bilderwelt, zu den „Helden­bildern“, die seinerzeit vor allem von der Figur des Simpli­zis­simus inspi­riert waren. Die Erklärung dazu kommt von Baselitz selbst: „Ich habe versucht, mit diesem Bild von 1965 diese Oper auszu­statten. Es gibt Vorhänge, die sind sehr wichtig. Diese Bilder sind neu, im Malersaal nachgemalt, als Vorhang gestaltet. Ein Vorhang, der wellig hängt auf der Bühne. Wenn das Vorspiel etwa zwölf Minuten spielt ohne Gesang und nur der Vorhang zu sehen ist, dann gibt es eine Einstimmung auf das Ganze, dem man sich schlecht entziehen kann.“

Im ersten Akt sieht man einen wie abgebrannt wirkenden Wald mit einem skelet­tierten Pferd, unter dem Kundry sich versteckt. Vorne eine offene Feuer­stelle, in der Mitte große, schwarze Baumstämme, die wie ein riesiger Schei­ter­haufen zusam­men­ge­bunden sind. Die Szene wirkt archaisch, wie aus einer grauen Vorzeit. Dazu passen auch die dunklen schweren und zeitlosen Kostüme von Florence von Gerkan. Kundry trägt ein dunkel­violett-rotes Kleid, nur König Amfortas fällt durch seine helle Kleidung auf. In diesem düsteren Bild findet keine wirkliche Perso­nen­regie durch Pierre Audi statt, die ganze Handlung verläuft eher statisch, lediglich der sieche Amfortas, der nicht wie üblich getragen wird, bringt auf einen Stock gestützt etwas Dynamik in das Geschehen. Für Regisseur Audi ist dieses Werk auch mehr ein Weg zur Selbst­er­kenntnis als großes Regie­theater: „Ich folge der Psycho­logie und vor allem dem Thema des Mitleids, wie es von Kundry verkörpert wird. Das ist der Ausgangs­punkt meiner Idee von der möglichen Bedeutung des Stückes in einer zeitlosen univer­sellen Art und Weise.

Für mich ist es ein Stück über Selbst­er­kenntnis. Nicht so sehr, dass wir uns einer Religion hingeben und der Hoffnung, dass wir gerettet werden durch unsere Religion. Wir können nur durch uns selbst gerettet werden!“

POINTS OF HONOR

Musik



Gesang



Regie



Bühne



Publikum



Chat-Faktor



Die Insze­nierung von Audi geht vor allem im ersten und dritten Aufzug stark auf die Musik Wagners ein, deren Klangwelt auch visuell eine durchaus sinnliche Erfahrung zulässt. Das Konzept der Liebe soll aufgehen. Spiri­tuelle Liebe und totale Hingabe müssen nahtlos inein­ander übergehen. Die Selbst­er­kenntnis des reinen Tors steht hier im Mittel­punkt, umrahmt vom wirkungs­vollen Konzept des Mitleids. Der Parsifal von Audi ist zudem reich an doppel­deu­tigen Symbolen. Der Gral ist hier ein totes, blutendes Herz. Audi deutet ihn als das Blut Christi bezie­hungs­weise als das Blut des Amfortas. Das Symbol der Wunde wird bei Audi zudem als etwas sehr Essen­zi­elles gesehen. Über den Heiligen Geist soll bei diesem Konzept ganz bewusst nachge­dacht werden, was bei der Insze­nierung aber nicht immer deutlich wird. Doch alles soll auf Vertrauen basieren, denn mit dem Heiligen Geist ist bei dieser Sicht­weise die Natur verbunden. Auch hier ist die Situation wieder sehr doppel­deutig. Der Schwan ist sehr eng mit der Figur des Amfortas verknüpft. So wird die Wunde der Natur gezeigt, die Parsifal heilen soll. Die Idee der Nacktheit soll in dieser Insze­nierung das Konzept der Reinheit innerhalb der Grals­ge­mein­schaft betonen. Im ersten Aufzug sind die Grals­ritter, nachdem sie zur Wandlung ihre Kleider abgelegt haben, mit so genannten „Fatsuits“ bekleidet, die eine natura­lis­tische, aber keine schöne Nacktheit zeigen. Drastisch verstärkt wird dieser Effekt bei Klingsors Blumen­mädchen im zweiten Aufzug, hier wirkt diese Nacktheit sogar ausge­sprochen hässlich, ja sogar verstörend, denn die Blumen­mädchen, die ja eigentlich verführen sollen, zeigen ihre geschun­denen, misshan­delten und teilweise blutigen Körper.

Das Bühnenbild im zweiten Aufzug fällt stark ab, es ist ein lappen­för­miger Vorhang, der die Mauern von Klingsors Zauber­schloss symbo­li­sieren soll. Klingsor ist kein mächtiger Zauberer, sondern eher eine armselige Karikatur eines gefal­lenen Grals­ritters, mit einem winzigen, eher einem Kreuz ähnelnden Speer, den Parsifal mühelos ohne Zauber gewinnen kann. Das starke erste Bild wiederholt sich dann im dritten Aufzug, wo Baselitz seinem Ruf gerecht wird und den toten Wald auf den Kopf stellt. Parsifal trägt eine alte, zusam­men­ge­flickte Rüstung, und aus dem Boden sprudelt die „Heilige Quelle“, die das Taufritual ermög­licht und beim anschlie­ßenden Karfrei­tags­zauber ist die gesamte Bühne in ein dunkel­violett fluores­zie­rendes Licht getaucht. Urs Schönebaum hat das ansehn­liche Licht­design entworfen. Der Schluss dieser Insze­nierung stellt noch einmal die Tragik des Amfortas in den Vorder­grund, der nur durch die Übernahme des Amtes durch Parsifal und den wieder­ge­wonnen Speer erlöst wird und seinen Frieden findet. Wie bei einer rituellen Handlung nehmen Parsifal und die Grals­ritter ihre Hände vors Gesicht, während sich ein letzter durch­sich­tiger Vorhang wie ein galak­ti­scher Kosmos herab­senkt, die Erlösung und spiri­tuelle Reinigung durch den Heiligen Geist.

Foto © Ruth Walz

Auch wenn das Bühnenbild beein­druckt, so ist es immer noch die wunderbare Musik Richard Wagners und die Inter­pre­tation durch ein großar­tiges Ensemble, die diesen Abend zu einem Beson­deren macht. Jonas Kaufmann singt die Partie des Parsifal mit intel­li­genter Kraft­ein­teilung. Sein stahl­kräf­tiger Tenor mit barito­nalem Timbre meistert die Höhen ohne Probleme, sein Amfortas! Die Wunde! ist erschüt­ternd. Und auch schau­spie­le­risch gelingt Kaufmann der Weg vom naiven Toren zur eigenen Selbst­er­kenntnis auf formi­dable Art. René Pape hat mit der Partie des Gurnemanz sicher seine Lebens­rolle gefunden, so verin­ner­licht hat er diese Figur. Mit klarem Bass und beein­dru­ckender Textver­ständ­lichkeit legt er die Partie an. Seine große Erzählung im ersten Aufzug singt er balsa­misch und mit deutlichen Phrasie­rungen und Bögen, die eine große Spannung aufbauen. Besonders eindrucksvoll gelingt ihm das im dritten Aufzug in der Salbungs- und Krönungs­szene sowie dem anschlie­ßenden Karfrei­tags­zauber. Nina Stemme gibt die Kundry mit erotisch warmem und vollklin­gendem, hochdra­ma­ti­schem Sopran sowie klare Höhen und meistert darstel­le­risch beein­dru­ckend den szeni­schen Wechsel von der gejagten Furie zur Verfüh­rerin bis hin zur liebenden Dienerin. Christian Gerhaher beein­druckt als Amfortas mit kulti­viertem, wohlklin­gendem Bariton und ausdrucks­starker Leidens­fä­higkeit. Seine Erbarmen-Rufe erschüttern, und der Piano-Ansatz der letzten Szene ist von großer Emotio­na­lität. Wolfgang Koch legt den Klingsor mit großer Inten­sität an. Bálint Szabo gibt den Titurel mit wohltö­nendem Bass, und das Alt-Solo von Rachael Wilson aus der Höhe passt stimmlich gut zur Atmosphäre auf der Bühne. Grals­ritter, Knappen und Blumen­mädchen fügen sich harmo­nisch in das Gesamt­ensemble ein.

Großartig der von Sören Eckhoff und Stellario Fugone einstu­dierte Chor und Kinderchor der Bayeri­schen Staatsoper. Kirill Petrenko leitet das Bayerische Staats­or­chester mit großem Gefühl und lässt durch sein unprä­ten­tiöses Dirigat wunderbare Phrasie­rungen und Akzen­tu­ie­rungen zu. Das Vorspiel hat schon fast sakralen Charakter, das Tempo ist moderat, aber niemals hastig. Beein­dru­ckend seine präzisen Einsätze, die das Gesamt­ensemble aus Musikern, Solisten und Chor zu einer homogenen Gestaltung führt, dabei hat er immer einen lächelnden Blick für den Sänger, der für ihn im Vorder­grund steht und dem er das Orchester unter­ordnet. Ein insgesamt ergrei­fendes musika­li­sches Klangerlebnis.

Das Publikum fällt leider zu Beginn des ersten und dritten Aufzuges gerade in den orches­tralen Piano-Stellen durch unange­nehme, störende Huster auf, und die ersten Bravo-Rufe am Ende des zweiten Aufzuges fallen quasi in den Schlusston. Wohltuend dagegen die kurze Stille nach dem Schluss, bevor zunächst verhal­tener Applaus einsetzt, der sich dann aber in frene­ti­schen Jubel verwandelt und besonders Petrenko, dem Orchester, dem Chor und den Haupt­prot­ago­nisten gilt.

Nach gut vier Stunden reiner Spielzeit endet diese Insze­nierung von Pierre Audi in den Bildern von Georg Baselitz nicht in religiöser Verklärung, denn am Ende steht nur der Klang. Die Erlösung selbst erfolgt durch die Kraft der Musik von Richard Wagner.

Andreas H. Hölscher

Teilen Sie O-Ton mit anderen: