O-Ton im Abonnement ist mehr!

Ein O-Ton Abo ist unsere Einladung an Sie, uns auf unseren Abenteuer- und Entdeckungsreisen durch die reiche Kulturlandschaft Deutschlands zu begleiten und stets aufs Neue zu entdecken.

Als ich den Artikel gelesen habe,
war es, als wäre ich dabei gewesen.

Mit unseren Originalberichten und exklusivem Bildmaterial von Aufführungen in Theater, Musiktheater, Konzert, Ballett und Tanz in all ihren Schattierungen, informieren wir Sie ideologiefrei und kritisch, aber fair. Mit Hintergrundberichten, Hörbeiträgen, Kommentaren, aktuellen Nachrichten und vielem mehr arbeiten wir Tag für Tag daran, bei unseren Besuchern die Lust darauf zu wecken, sich auf diesen kulturellen Reichtum einzulassen.

O-Ton 

3-Monats-Abo

  • +3 Tage gratis testen
  • keine Werbeanzeigen
  • jederzeit kündbar
  • Benachrichtigung bei neuen Inhalten
nur 16,-
 €

für jeweils 3 Monate

Unsere Top-Empfehlung!

O-Ton 

Jahres-Abo

  • +7 Tage gratis testen
  • keine Werbeanzeigen
  • jederzeit kündbar
  • Benachrichtigung bei neuen Inhalten
nur 48,-

pro Jahr

O-Ton 

6-Wochen-Abo

  • sofort loslesen
  • keine Werbeanzeigen
  • jederzeit kündbar
  • Benachrichtigung bei neuen Inhalten
nur 9,-

für jeweils 6 Wochen

O-Ton 

Jahres-Mitgliedschaft

  • keine automatische Verlängerung
  • keine Werbeanzeigen
  • Zugang verfällt nach Ablauf
nur 48,-

für ein Jahr

Philharmonie Essen - Foto © Sven Lorenz

Von Schönberg ins digitale Zeitalter

Vom 23. Oktober bis zum 2. November fand in Essen zum neunten Mal das NOW!-Festival statt, der Versuch, dem Essener Publikum Neue Musik schmackhaft zu machen. Und schon das diesjährige Motto Transit verriet, dass die Veran­stalter in 25 Konzerten einen zeitlich weiten Bogen vom vergan­genen Jahrhundert zur Gegenwart schlagen wollten.

Tomáš Netopil eröffnete das Festival eindrucksvoll. – Foto © Hamza Saad

Transit: Ein vieldeu­tiges Motto, das das neunte Essener Festival für Neue Musik NOW! in 25 Konzerten mit 15 Urauf­füh­rungen bis zum 3. November unter verschie­denen Aspekten reflek­tiert, wobei unter dem Begriff Transit Übergänge zur musika­li­schen Moderne und zum digitalen Zeitalter des 21. Jahrhun­derts, aber auch fließende Prozesse innerhalb von Schlüs­sel­werken und ganz neuen Stücken unserer Zeit verstanden werden sollen.

Die Veran­stalter des Festivals, zu denen maßgeblich die Philhar­monie Essen, die Folkwang-Univer­sität der Künste, die Zeche Zollverein und die Krupp-Stiftung gehören, freuen sich über die im Laufe der neun Jahre gewachsene Akzeptanz des Festivals, das neben treuen Stamm­be­su­chern aus allen Alters­gruppen immer neue Hörer­schichten erschließt. Philhar­monie-Intendant Hein Mulders sieht in der lockeren, familiären Atmosphäre der Veran­stal­tungen, bei denen Publikum und Künstler in legerem Rahmen mitein­ander in Kontakt kommen, einen wichtigen Grund für die wachsende Beliebtheit.

Und auch wenn man großen Wert auf die Aktua­lität der Programme legt, werden die neuesten Stücke meist mit tradi­tio­nel­leren und vertrau­teren Werken der Moderne gekoppelt. Vor Arnold Schön­bergs gewal­tigen Gurre­liedern aus seiner noch tonalen Zeit, mit denen der zweiwö­chige Konzert­reigen am 24. Oktober von den Essener Philhar­mo­nikern eröffnet wurde, braucht sich niemand zu fürchten.

Deuten die Gurrelieder den Übergang in die musika­lische Moderne an, bieten Karlheinz Stock­hausens Kontra-Punkte als weiterem Schlüs­selwerk Einblicke in kompo­si­to­rische Übergänge von stati­schen in fließende Bewegungen. Und der Einstieg ins digitale Zeitalter wurde unter anderem mit einem Synthe­sizer-Wochenende auf PACT Zollverein intensiv beleuchtet, wobei auch der von Folkwang betreute erste analoge, noch schrank­wand­große Mammut-Synthe­sizer Synlab zum Einsatz gekommen ist. Einen Hingucker bot auch eine Instal­lation mit vier compu­ter­ge­steu­erten Klavieren im RWE-Pavillon der Philhar­monie, für die vier Profes­soren der Folkwang-Univer­sität neue Stücke generiert haben. Und auch die DJ-Szene kam im Rahmen eines Late-Night-Konzerts nicht zu kurz, als Szene-Stars wie Sacha Ketterlin und Roman Flügel ein besonders junges Publikum anlockten.

Neben den Gurre­liedern standen vier prominent besetzte Orches­ter­kon­zerte auf dem Programm, so mit den Sinfo­nie­or­chestern des WDR und des SWR sowie dem Ensemble Musik­fabrik und dem Ensemble Modern.

Großer Wert wird auf gleich drei Workshops und Kompo­si­ti­ons­pro­jekte für Kinder und Jugend­liche ab zehn Jahren gelegt, und zwar mit prakti­schen Einfüh­rungen in elektro­akus­tische Musik­pro­duk­tionen, einem Schlag­zeug­projekt und einer Kompositionswerkstatt.

Gewal­tiger Auftakt

Den gewal­tigen Auftakt stemmte Essens General­mu­sik­di­rektor Tomáš Netopil mit einer eindrucks­vollen Aufführung der abend­fül­lenden Gurre­lieder von Arnold Schönberg. Ein Werk aus den Jahren 1900 bis 1910, in denen sich Schönberg schlei­chend von der tradi­tio­nellen Tonalität verab­schiedete. In den Gurre­liedern blieb er freilich noch spätro­man­ti­schen Gefilden treu. Sehr zum Wohlge­fallen des damaligen Publikums und auch die Essener Besucher konnten sich angesichts der wohligen Klänge noch genüsslich zurück­lehnen, bevor ihnen die folgenden Konzerte eine größere Toleranz gegenüber experi­men­tellen Neuerungen abverlangten.

Auch wenn man für die Gurre­lieder auf die reduzierte Fassung von Erwin Stein zurück­griff und nicht, wie bei der Urauf­führung, 400 Musiker und Sänger aufbot, wurde es so eng auf der Bühne der Essener Philhar­monie, dass die vier engagierten Chöre vom WDR-Rundfunkchor bis zum Philhar­mo­ni­schen Chor Essen auf den Emporen Platz nehmen mussten.

Das Libretto nach einer dänischen Dichtung um die unglück­liche Liebe zwischen Waldemar und Tove wirkt heute, wie auch weite Teile der Musik, recht schwülstig. Vor allem mit Blick auf die weitere Entwicklung Schön­bergs. Netopil drehte die orches­tralen Regler so mächtig auf, dass sich selbst die stark besetzten Chöre nicht immer durch­setzen konnten.

Besondere Rücksicht nahm Netopil auch nicht auf die Sänger, wobei der Riesen­stimme des Wagner-erprobten Tenors Torsten Kerl in der zentralen Partie des Waldemar der dynamische Dauer­be­schuss am wenigsten zusetzte. Das Lied der Waldtaube instru­men­tierte Schönberg zum Glück etwas schlanker, so dass es Deirdre Angenent leichter hatte als Julia Borchert in der Rolle der Tove. Ein monumen­taler Auftakt mit einem leicht anachro­nis­ti­schen Anstrich, was sich in den folgenden Tagen ändern sollte.

So mit dem Gastspiel des WDR-Sinfo­nie­or­chesters Köln. „Ich kompo­niere nicht mit Noten, sondern mit Klängen“. Dieses Bekenntnis des Kompo­nisten Gérard Grisey trifft den Kern des anspruchs­vollen Programms in der mäßig besuchten Essener Philhar­monie. Transit, das Motto des diesjäh­rigen NOW!-Festivals, bezog sich an diesem Abend auf enge Verbin­dungen zwischen Musik und visuellen Künsten, die sich vor allem in den Klang­struk­turen der drei Werke aus den Federn italie­ni­scher und franzö­si­scher Kompo­nisten niederschlugen.

Dass die Inter­pre­ta­tionen der zwischen 1972 und 2016 entstan­denen Werke an schil­lernder Leucht­kraft und spiel­tech­ni­scher Präzision kaum zu übertreffen sein dürften, überrascht angesichts im Umgang mit Neuer Musik so erfah­rener Inter­preten wie das WDR-Sinfo­nie­or­chester und dem nicht minder versierten Gastdi­ri­genten Sylvain Cambreling nicht im Geringsten.

Sylvain Cambreling – Foto © Yomiuri Nippon Symphony Orchestra

Die starke Affinität Cambre­lings zu seinem 1998 verstor­benen franzö­si­schen Landsmann Gérard Grisey führte zu einem besonders eindring­lichen Vortrag der Tondichtung L’Icône paradoxale – Das paradoxe Bild – eine Hommage an das Gemälde Die Madonna der Geburt des Malers Piero della Francesca aus dem 15. Jahrhundert, das die schwangere Madonna in einem erstaunlich reali­täts­nahen Zustand darstellt. Das komplexe Klangbild erhält durch den Einsatz zweier Frauen­stimmen, vorbildlich Katrin Baerts und Kora Pavelic, ein zusätz­liches „humanes“ Register. Die aufge­wühlten, zerris­senen, an Geburts­schmerzen erinnernden Klang­blöcke des Anfangs münden nach gewal­tigen Steige­rungen in einen entspannten, choral­ar­tigen Schlussgesang.

Weichere, bisweilen geradezu süßliche Töne prägen das jüngste Stück des Abends, Francesco Filideis vor drei Jahren urauf­ge­führtes Konzert für Flöte und Orchester, das unter dem Titel Sull’essere angeli – Über das Sein der Engel – an die bizarren Selbst­por­traits der jung aus dem Leben geschie­denen Fotografin Francesca Woodman erinnern soll. Der von Mario Caroli souverän beherrschte Flötenpart bildet die quasi in Anlehnung zum Körper der sich selbst aus unter­schied­lichen Perspek­tiven darstel­lenden Fotografin angedachte Grund­sub­stanz des Werks. Tönende Portraits, die durch subtile, bisweilen an Ravel erinnernde Klang­folien des Orchesters filigran und diffe­ren­ziert ausge­leuchtet werden.

Die Moderne blickt auf ihre Klassiker

1973, im Geburtsjahr Francesco Filideis, starb Bruno Maderna, ein Schwer­ge­wicht der postse­ri­ellen Ära, ein mehr an Klang­sinn­lichkeit als an struk­tu­reller Logik inter­es­sierter Klassiker der Moderne, der mit seinem späten Orches­ter­stück Aura virtuos demons­triert, was sich mit einem in etliche Klein­gruppen aufge­split­terten Sinfo­nie­or­chester zaubern lässt. In 15 Minuten präsen­tiert er eine Mixtur unter­schied­lichster Farbwerte und Farbmi­schungen. Eine modell­hafte Demons­tration feiner Klang­äs­thetik mit beacht­lichem Einfluss auf folgende Generationen.

Das Ensemble Musik­fabrik gehört zu einem Festival für Neue Musik, das auf sich hält und sich wie die Essener „NOW!“-Tage auf der Höhe der Zeit präsen­tieren will, so selbst­ver­ständlich wie die Taste zum Klavier. Seit 29 Jahren setzen die Kölner Spezia­listen als eins der versier­testen und experi­men­tier­freu­digsten Ensembles unserer Zeit Maßstäbe auf dem kniff­ligen Parkett der Avant­garde. In der relativ gut besuchten Essener Philhar­monie stellten sich jetzt die Kölner Gäste mit unter­schiedlich ausge­rich­teten Werken dreier etablierter Kompo­nisten vor, die sich dem Ensemble persönlich besonders eng verbunden fühlen.

Rebecca Saunders – Foto © Klaus Rudolph

Im Falle des franzö­si­schen Altmeisters Georges Aperghis geht die Liebe so weit, dass er seine 30-minütigen Inter­mezzi vor vier Jahren den einzelnen Musikern indivi­duell auf den Leib geschrieben hat. Je nach Tempe­rament und Persön­lich­keits­profil fließen dadurch so viele disparate Elemente simultan in das Klang­ge­mälde ein, dass, durchaus nicht ungewollt, eher von einem ästhe­ti­schen Chaos als von einer logisch geformten Kompo­sition gesprochen werden kann. Da wird gesungen, rezitiert, mit Dämpfern experi­men­tiert, da werden leise Töne angespielt und eruptive Energien freige­setzt. Befeuert durch eine besondere Portion persönlich motivierter Spiel­laune, angerichtet und ausge­führt auf Top-profes­sio­nellem Niveau.

Auch die Englän­derin Rebecca Saunders hat ein Faible für das Ensemble. Ihre Vorliebe für Raumklang-Effekte gipfelt in dem 80-minütigen Zyklus Yes, aus dem in Essen das Teilstück Nether für Sopran und 19 Instru­men­ta­listen ausge­koppelt wurde, das eigens für die Essener Aufführung um eine fünfmi­nütige Coda erweitert wurde. Die Sopra­nistin Juliet Fraser singt und rezitiert Molly Blooms Monolog aus James Joyces Ulysses, überlagert von raffi­niert gestrickten Klang­feldern. Möglich­keiten, den Klang räumlich zu streuen, wie man es von Rebecca Saunders kennt, wurden aller­dings nicht genutzt.

Lassen die Stücke von Saunders und Aperghis zarte Spuren theatra­li­scher Einflüsse erkennen, will Stephan Winkler seine für zwei Sänger, fünf Instru­men­ta­listen und Elektronik bestimmte Arbeit Schweres tragend bewusst als „kleines Musik­theater“ verstanden wissen. Stilis­tisch Saunders Nether nicht unähnlich, bleiben die darstel­le­ri­schen Anteile freilich allen­falls angedeutet. Da hatte schon das alte Instru­mentale Theater Mauricio Kagels vor 60 Jahren mehr an Aktion zu bieten.

Alle Konzerte stoßen auf große Zustimmung beim Publikum. Dass in der Essener Philhar­monie etliche Stuhl­reihen unbesetzt blieben, darf angesichts der spezi­ellen Angebote nicht verwundern. Quanti­tativ lockt das Festival mehr Besucher an, als es die Konzerte in der großen Philhar­monie vermuten lassen. In räumlich überschau­ba­reren Spiel­orten wurde es für die Besucher bisweilen sogar richtig eng.

Pedro Obiera

Teilen Sie sich mit: